30 junio 2007

Cuarenta años después (3)
Discos de 1967



Their Satanic Majesties Request (Decca) 1967
The Rolling Stones
Portada: Fotografía de Michael Cooper



Una opinión: “Por encima del tópico acerca de la consideración de este disco como el álbum psicodélico de los Stones, Their Satanic Majesties Request es un disco de una extraordinaria calidad musical, y puede decirse que es en el que el grupo derrochó más imaginación, creatividad y afán de experimentación. Lejos de la simpleza de Between The Buttons, los Stones que en este disco tomaron plenamente las riendas de la grabación y de hecho rompieron con Andrew Loog Oldham en base a ese deseo de tener control, actuaron en el estudio con plena libertad, dejando que las ideas fluyeran sin limitación ni perjuicio alguno e introduciendo en su sonido mucha música electrónica, efectos de estudio nunca utilizados antesy envolviendo su música con el colorido psicodélico que dominaba la escena en ese momento”. Mariano Muniesa. The Rolling Stones. Cátedra.

Otra: “La mayoría de los críticos describió el álbum como un intento triste, mal concebido y narcotizado de responder a Sargeant Pepper de los Beatles, y John Lennon estaba entre aquellos a quienes no les gustaba. Jon Landau, dijo que Satanic Majesties a pesar de momentos de incuestionable brillantez, pone en peligro el prestigio de los Stones. Con él, los Stones abandonaban su capacidad de liderar con el fin de impresionar a los impresionables. Han sido demasiado influidos por sus inferiores musicales, y el resultado es un álbum inseguro en el cual intentan, con demasiada insistencia, demostrar que también ellos pueden decir algo nuevo”. Bill Wyman y Ray Coleman. Sólo Rolling. Grijalbo.

Canciones: Sing This All Together. Citadel. In Another Land. 2000 Man. Sing This All Together (See What Happens). She’s a Rainbow. The Lantern. Gomper. 2000 Light Years From Home. On With The Show.

Músicos: Mick Jagger (guitarra, armónica, teclados y voz), Brian Jones (guitarra, teclados y voz), Keith Richards (guitarra, teclados y voz), Bill Wyman (sintetizador, bajo, teclados y voz) y Charlie Watts (batería). Nicky Hopkins (piano y teclados) y John Paul Jones (cuerdas).

Además: “Era el reflejo de lo que se vivía musicalmente en 1967. Nunca puedes escribir o hacer música totalmente aislado de lo que se está haciendo, a menos que vivas en una montaña, y en 1967 era casi imposible estar al margen de cómo evolucionaba la música”. Mick Jagger. 1976.

Más portadas: The Rolling Stones (1964), 12X5 (1964), Out Of Our Heads (1965), Between The Buttoms (1967), Flowers (1967), Beggars Banquet (1968) y Let It Bleed (1969).
Blue Oyster Cult (CBS) 1972
Blue Oyster Cult
Portada: Diseño e ilustración de Bill Gawlick





Una opinión:Pioneros del heavy rock en Estados Unidos, Blue Oysyter Cult, BOC, es un grupo dispar con una interesante etapa de formación culminada en 1975 y una desconcertante etapa de dispersión que les sumerge en una segunda fila el resto de los años 70. Parte fundamental de su éxito inicial es la brillantez de su puesta en escena, con el morboso encanto de sus signos cabalísticos adornando el dramático entorno de sus miembros y sus discos. BOC nace en Nueva York. Antes y con los nombres de Stalk Forrest primero y de Soft White Undesbelly después, habían grabado algunos discos (no editados nunca) para el sello Elektra”. Historia de la Música Rock. Tomo 4. Orbis.

Otra: “Nacidos en la elucubraciones de Sandy Pearlman y Richard Meltzer, dos escritores norteamericanos obsesionados con el rock como Neocronomicon de nuestra era y nuestra era, BÖC son algo más que otro nombre en la lista de curiosidades para coleccionistas. Mientras que las bandas de segunda y tercera oleada empiezan con simples reproducciones de sus mentores, los Cult elaboran sobre monumentos dorados del rock de los sesenta y los setenta para insertarlo en el siniestro contexto de una contracultura en descomposición”. Diego A. Manrique. Presentación del doble elepé Heavy Metal (CBS) 1975.

Canciones: Transmaniacon. I’m On The Lamb But I Ain’t No Sheep. Then Came the Last Days Of May. Stairway To the Stars. Before The Kiss, A Redcap. Screams. She’s As Beautiful As A Foot. Cities On Flame With Rock & Roll. Workshop Of The Telescopes. Redeemed.

Músicos: Donald “Buck Dharma” Roeser (guitarra y voz), Allen Lanier (guitarra rítmica y teclados), Eric Bloom (stun guitar, teclados y voz), Albert Bouchard (batería y voz) y Joe Bouchard (bajo y voz).

Además: Blue Oyster Cult constituye sin duda un fenómeno mediático (radio, televisión, video, cine, juegos) que ha inspirado a artistas de diferentes ámbitos, entre ellos dibujantes de cómics. En algunas páginas del Grupo Marvel, DC Comics, Atlas Comics y Metal Hurlant, entre otras historietas, se hace referencia al grupo roquero.

Más portadas: Blue Oyster Cult (1972), Tyranny And Mutation (1973), Secret Treaties (1974), Agents Of Fortune (1976), Spectres (1977), Mirrors (1979), Cultösaurus Erectus (1980), Fire Of Unknown Origin (1981), The Revolution By Night (1983), Club Ninja (1986) e Imaginos (1988).

La piel de Sara (Ariola) 1988
Javier Ruibal
Portada: Fotografía de Pablo Pérez Mínguez


Una opinión:Javier Ruibal es otro de los ejemplos que demuestran la falta de sensibilidad por parte de la industria musical española hacia los genios reales, creativos e inquietos que ha dado la canción de autor en España. A pesar de todo, este gaditano se ha enfrentado siempre al ostracismo con la mejor de sus armas: el talento. Un talento innato, intuitivo, curioso”. El compromiso artístico de Ruibal ha estado siempre guiado por la búsqueda de historias reales con un lenguaje popular, asequible y directo”.
“A pesar de su formación autodidacta, Ruibal ha tenido –también- el tino de rodearse de buenos músicos que, lejos de apurar el virtuosismo, han colaborado en el enriquecimiento musical de sus canciones”.
Jordi Turtós-Magda Bonet. Cantautores en España. Celeste.


Otra: “Comenzó la grabación de su tercer disco con el corazón en un puño y sabiendo que la canción es el recuerdo natural del ocio forzoso, el precio del pecado original. Su garganta había tragado rasposas influencias del blues on the rocks de Miles Davis, sofisticados anglosajones melódicos-corales, voluptuosos ritmos de Oriente y el delicado suflé de la ECM, mientras mantenía una relación genético-ambiental con el flamenco. Vive rodeado por la bruma del patrimonio jerezano que es la bulería…”. Carmina Burana. Presentación del disco La piel de Sara, bajo el título Garganta profunda.


Canciones: Bulerías. La dama de la isla. Duerme Sevilla. La rosa azul de Alejandría. Tu sonrisa. La piel de Sara. Agualuna. La boda. Bendito veneno. Cualquier canción que viniera.

Músicos: Javier Ruibal (voz, coros y guitarra flamenca), Antonio Toledo (guitarras acústica, eléctrica y española), Gerardo Núñez (guitarra flamenca en Bulerías), Marcelo Fuentes (bajo eléctrico), Sebastián Rubio (batería y percusiones), Chano Domínguez (piano), Chris White (chelo en La boda), Antonio Carmona (cajón en La piel de Sara y La dama de la isla), Manolo Morales (saxo en La boda y La rosa azul de Alejandría), Agustín Serrano (teclados en Cualquier canción que viniera), Luis Delgado (guimbri y carraqueos en La dama de la isla) y Ester Godinez (coros y percusiones).

Además: Y junto a aquellos nombres, me vienen también a la memoria otros muchos tras los que se manifestaba una sensible y comprometida humanidad y a los que pude conocer mejor, a partir de 1975: …Javier Rubial cantándonos sus bulerías”. Fernando G.Lucini. Crónica cantada de los silencios rotos. Alianza Editorial.

Más portadas: Dama (1983) y Cuerpo Celeste (1986).

28 junio 2007

The Köln Concert (ECM) 1975
Keith Jarrett
Portada: B&B Wojirsch





Una opinión: “El radicalismo pianístico de Jarrett es previo al jazz, y puede manifestarse en su trato con etapas paradigmáticas del piano europeo (El clave bien temperado y las Variaciones de Goldberg, de Bach, la obra para piano de Shostakovich), o en las abstracciones improvisadas a las que dedica gran parte de sus apariciones en público, como el famoso KÖLN CONCERT. Cuando se mide consigo mismo cae muchas veces en el ensimismamiento; una debilidad, todo hay que decirlo, fomentada por Manfred Eilcher, su productor discográfico, propietario de ECM y responsable de algunas de las etapas más autocomplacientes en la carrera discográfica del pianista”. Jorge García. Los 100 Mejores Discos de Jazz. Editorial La Máscara.


Otra: “Lo más interesante de la música de ECM es que está casi completamente libre del peso de la historia y de la ansiedad de la influencia que dominan la mayor parte del jazz contemporáneo; y nadie mejor que Jarrett representa eso. Es significativo que Jarrett sea el más europeo de los músicos americanos de jazz, el que más le debe a la música clásica occidental (ha grabado El clave bien templado, de Bach, en ECM. Jarrett es heredero de Rilke (uno de cuyos Sonetos a Orfeo se cita en la cubierta del magnífico –y, casualmente, nada occidental Spirits) y de Liszt tanto como de Bill Evans o Bud Powell”. Geoff Dyer. Pero Hermoso. Círculo de Lectores.

Composiciones: Part I.Part II a. Part II b. Part II c.

Músicos: Keith Jarrett (piano).

Además: Keith Jarret ha tocado con Tony Scott, Roland Kirk, Art Blackey, Charles Lloyd y Miles Davis, entre otras figuras del jazz. También por los grupos formados por el pianista norteamericano, habitualmente tríos y cuartetos, pasaron músicos como Dewey Redman, Charlie Haden, Paul Motian, Guilherme Franco, Jan Garbarek, Palle Danielsson, Jon Christensen, Gary Peacock o Jack DeJohnette.

Más portadas: Life Between The Exit Songs (1967), The Morning Of A Star (1971), Expectations (1971), Ruta And Daitya (1972), Solo Concerts (1973), Luminessence (1974), Mysteries (1975), Shades (1975), The Suvivor uite (1976), Nude Ants (1979), Chages (1983), Standards Live (1985), Spirits 1 & 2 (1985) y The Well Tempered Clavier: Book 2 (Bach) (1985).

Swingtime in springtime ( Philo Records) 1976
Lew London
Portada: Ilustración y diseño de Michael Horen



Una opinión:Lew London, además de original y perfeccionista, es ante todo un ecléctico. Su música es un cóctel en el que se mezcla gran parte de la panoplia terminológica estadounidense. El folk, el jazz, el blues, el country y el swing intervienen en ella en muy diversos grados, siendo el último término citado el que hace las veces de catalizador en la pócima. Alguien, queriendo precisar más lo que hace Lew London, lo ha denominado neo-swing.Lew London nació en New Jersey. Sus primeros pasos dentro de la profesión los dio en un grupo de folkbluegrass llamado Bottle Hill, haciendo en él una música descrita como spacegrass. En este disco, Swingtime in Sprintime, se palpan las influencias del gran guitarrista Django Reinhardt”. Texto de presentación del disco en la edición española de Guimbarda.


Otra:Un periodista de Sing Out, maravillado de la clase de Lew London le puso el apelativo de El Rey del Este del Swing del Oeste. Es un juego que ha perseguido al músido donde quiera que fuera, cuando lo cierto es que junto al western swing, un swing campero a lo Bob Wills an the Texas Play Boy de quien canta Home In San Antone convive un swing más urbano, un tanto europeo –a lo Reidhart- y baladas propios del country como el lamento Rodeo Rider en que Mary McCalsin pone la segunda voz”. Edición de Guimbarda.

Canciones: Swingtime Iin Springtime. Old Movies. Home In San Antone. Sooner Or Later. Nagasaki. Rodeo Rider. Crazies. Gimme That Wine. Randy. Lottery Ticket. Jennie’s Fault. Lady Be Good. Green Peach Blues. Laughing At Life.

Músicos: Lew London (voces, guitarras acústicas, dobro y mandolina), Mark Josephs (guitarra rítmica y armónica), Ben Harman (bajo acústico), Jim Tulio (bajo acústico y guitarra rítmica), Evan Stover (violín y cuerdas), Jay Ungar (violín), Robert Casel (piano), Billy Novick (clarinete), Winnie Winston (pedal steel guitar), Jeff Gutcheon (piano), Tony Markellis (bajo eléctrico), Steve Burgh (guitarra eléctrica), Steve Moseley (percusión), Mary McCaslin, Martha Trachtenberg y Nancy Josephson (armonías vocales).

Además: “El wester swing nace de la mezcla de estilos que se produce en las grandes ciudades en la época de swing y sus big bands. Es pues un producto híbrido de la música country, jazz, blues y también de las tradicionales orquestales de hillbilly, de música cajun y música norteña o tex mex”. Edición de Guimbarda.

Más portadas: Con el grupo Bottle Hill, Lew London grabó los elepés titulados Rumor In Their Ow Time (1972) y Light Our Way Along The Highway (1976).

27 junio 2007

Cuarenta años después (2)
Discos de 1967


Surrealistic Pillow (RCA) 1967
Jefferson Airplane
Portada: Fotografía de Herb Green

Una opinión: “En marzo de 1967 salía a la venta el segundo disco grabado en estudio por Jefferson Airplane, pero con cambios en la formación de esta banda de San Francisco, pues como cantante figuraba a partir de entonces la ex vocalista de The Great Society, Grace Slick, cantante, pianista y compositora, y el reputado percusionista Spencer Dryden (1938-2005). Surrealistic Pillow constituía la entrada de un elepé del denominado rock ácido o psicodélico en el mercado discográfico, a lo cual ayudó la inclusión de dos canciones con gancho, Somebody To Love y White Rabbit, que Grace Slick había interpretado con su anterior combo”. Bus de colores Sausalito-San Francisco, ida y vuelta. Ed. Quello. Coque.

Otra: “Jorma Kaukonen aporta dos composiciones a Surrealistic Pillow, una junto a Marty Balin, y la composición Embryonic Journey, un instrumental acústico que con el paso del tiempo mantiene su vigencia inicial y se ha convertido en un clásico de su autor cuando toca en directo. Por su parte, Paul Katner aparece tímidamente en los créditos de las canciones (en dos) aunque en lo sucesivo se convertiría en uno de los aeroplanos más prolíficos en el asunto de la composición de canciones. Por cierto, Skip Spence, primer baterista de Jefferson Airplane y en 1967 guitarrista de Moby Grape, dejó la pieza My Best Friend”. Bus de colores Sausalito-San Francisco, ida y vuelta. Ed. Quello. Coque.

Canciones: She Has Funny Cars. Somebody To Love. My Best Friend. Today. Comin’ Back To Me. 3/5 Of A Mile In 10 Seconds. D.C.B.A. How Do You Feel. Embryonic Journey. White Rabbit. Plastic Fantastic Lover.

Músicos: Grace Slick (piano, órgano y voz), Paul Katner (guitarra y voz), Jorma Kaukonen (guitarras solista y rítmica y voz), Jack Casady (bajo, fuzz bass y guitarra rítmica), Spencer Dryden (percusión) y Marty Balin (guitarra y voz). Jerry García (guitarra y consejero espiritual).

Además: El inconfundible Jerry García toca la guitarra acústica en Comin’ Back To Me, una penetrante balada de Marty Balin, quien en los tiempos lentos demostraba una exquisita sensibilidad.

Más portadas: After Bathing At Baxters (1967), Crow Of Creation (1968), Bless Pointed Little Head (1969), Volunteers (1969), Long John Silver (1972), Thirty Seconds Over Winterland (1973) y 2400 Fulton Street: An Anthology (1987).

The Wishing Chair (Elektra) 1985
10,000 Maniacs
Portada: Diseño de 10,000 Maniacs and T+CP. London



Una opinión: Una nueva etapa del grupo neoyorquino 10,000 Maniacs se abrió al grabar en Londres el elepé The Wishing Chair, sin duda uno de los mejores de esta banda que incluía como cantante a Natalie Merchant. La producción de Joe Boyd es fundamental para reorientar el sonido de la banda hacia un folk rock puesto al día y del que disfrutaban los miembros del grupo, quienes lo mantuvieron en un primer plano en sus próximas grabaciones y hasta la marcha de la cantante. La posterior edición en CD de The Wishing Chair incluye dos canciones más del ya abundante repertorio del elepé.


Otra: Natalie Merchant es una de las personas que más se nota en el elepé The Wishing Chair, de 10,000 Maniacs, pero también hay que tener en cuenta al excelente guitarrista Robert Burke, quien aporta vitalidad al disco en general con su sonido inspirado, como demuestra con sus toques en Scorpio Rising, Maddox Table o My Mother War, entre otras, en las que facilita la labor de los otros músicos del sexteto.

Canciones: Can’t Ignore The Train. Just As The Tide Was A Flowing. Scorpio Rising. Lilydale. Maddox Table. Everyone A Puzzle Lover. Arbor Day. Back O’ The Moon. Tension Makes A Tangle. Among The Americans. Grey Victory. Cotton Alley. My Mother The War.


Músicos: Natalie Merchant (voz), Robert Buck (guitarra eléctrica, guitarra acústica, mandolina y pedal steel), Dennis Dew (órgano, piano y acordeón), John Lombardo (guitarras acústica de seis y 12 cuerdas y bajo), Steven Gustafson (bajo y guitarra eléctrica) y Jerry Augustyniak (batería).

Además: Natalie Merchant lleva 15 años de carrera artística en solitario y con reconocimiento por parte de crítica y público hacía sus discos. La próxima grabación de la cantante y compositora norteamericana va a recoger sus mejores canciones bajo el título Retrospectiva, 1990-2005. Habrá dos formatos, un disco doble de edición limitada, y otro sencillo.

Más portadas: Human Conflict Number Five (1982), Secrets Of The I Ching (1983), In My Tribe (1987), Blind Man’s Zoo (1989) y Hope Chest (1990).

26 junio 2007

Elkin & Nelson (CBS) 1974
Elkin & Nelson
Portada: Fotografía de Ontañón



Una opinión:Ellos se llamaban Elkin y Nelson y, en colaboración con Juan Pardo y otros brillantes músicos españoles, crearon dos de los discos más extravagantes y visionarios del pop español de los setenta.
...La jugada parecía estar calculada al milímetro: compromiso y evasión en la misma entrega, temas propios y recuperaciones del exteso folklore latinoamericano, desde el caribeño al centroamericano pasando por el carioca. Sones de los que se habían empapado los hermanos Vélez, a traves de sus largos viajes por el continente.
…En cualquier caso, nada más apropiado que rescatar sus dos primeros elepés, verdaderas joyas injustamente olvidadas de los inicios de la fusión latina que aún hoy siguen mostrando su vitalidad y actualidad”.
Darío Vico. Libreto del doble CD Elkin & Nelson, editado por Rama Lama Music. 1999.


Otra: “Somos distintos. Sentimos el ritmo latino, del Caribe, de donde viene lo cálido, lo caliente. Feliciano y Santana son Feliciano y Santana; nosotros somos Elkin & Nelson”. Elkin y Nelson. Declaraciones en El Gran Musical. 1974.

Canciones: Samba Samba. A caballo. Light My Fire. Chévere. Tienes que tomar conciencia. Carnavalito 1. Al Canaval. Carnavalito 2. Vámonos.

Músicos: Elkin (voz y guitarra), Nelson (voz y guitarra), José María Senabre (guitarra), Eduardo Leiva (teclados y arreglos), Jorge Esteva (bajo), Iñaki Egaña (bajo), Pepe Ébano (percusión), Alberto Gómez (batería) y Los amigachos del whisky (coros).

Además: Danny Daniel, Ismael, Víctor Manuel o Ana Belén fueron algunos de los presentes –escondidos posteriormente en los créditos del elepé bajo el curioso apelativo de los amigachos del whisky- y en el resultado final se nota un ambiente bastante distendido y festivo. Darío Vico.

Más portadas: Ángeles y demonios (1974) y E&N (1991).

Closer (Edigsa) 1980
Joy Division
Portada: Fotografía de Bernard Pierre Wolff



Una opinión: “Natural de Manchester, Warsaw era un cuarteto inmerso en la marea punk formada por Ian Curtis (voz), Bernard Albrecht (guitarra), Peter Hook (bajo) y Steve Morris (batería). Con el cambio de nombre a Joy Division comienza una insólita carrera su primer elepé (Unknown Pleasures, 1979) es un disco inhóspito, desolado, duro. Hace daño, musical y literariamente, y, a pesar de ello, crea adicción. También los conciertos se convierten en ceremonias límites, rituales. Se crea un culto.
De pronto la hecatombe: en mayo de 1980, Ian Curtis se suicida. A las pocas semanas se edita el recién grabado Closer, con una premonitoria portada fúnebre, y un maxisingle con Love Will Tear Us Apart, el tema más claro que hizo nunca Joy Division”.
Ángeles caídos, paisajes nocturnos. José Luis Fernández Abel. Historia del Rock. El País.



Otra:El tono tenebrista del disco, con una tumba en la portada, ponía un final morboso a una banda a la que le quedaba aún el mejor epitafio: la desgarradora belleza del single póstumo Love Will Tear Us Apart. Tras la muerte de Curtis, el resto decidió continuar, cambiando de nombre a New Order, con Bernard cantando y una teclista, Gillian Gilbert. Incluso retomaron unos meses más tarde la gira norteamericana programada para Joy División. Fue el principio del cambio”. Manchester. Guillermo Z del Águila. Música y drogas. CAÑAMO.

Canciones: Atrocity Exhibition. Isolation. Passover. Colony. A Means To An End. Heart And Soul. Twenty Four Hours. The Eternal. Decades.

Músicos: Ian Curtis (voz y guitarra), Bernard Summer (guitarra, teclados y bajo), Peter Hook (bajo y guitarra) y Stephen Morris (batería).

Además: “Todo el mundo dice que nuestras letras son oscuras y pesadas. Con bastante frecuencia me preguntan por qué. La única respuesta que puedo dar es mi respuesta. El lugar donde vivía de chico, donde tengo mis memorias más felices, desapareció. Todo lo que queda es una vieja planta química. Me di cuenta de que nunca iba a poder volver atrás, recuperar esa felicidad. Entonces está este vacío. Para mi Joy Division era acerca de la muerte de mi comunidad y de mi infancia. Era completamente irrecuperable”. Bernard Summer.

Más portadas: Unknown Pleasures (1979), Still (1981) y Substance (1988).

25 junio 2007

Cuarenta años después (1)
Discos de 1967



Winds Of Change (Polydor) 1967
Eric Burdon & The Animals
Portada: Paragon Publicity


Una opinión: “Efectivamente, eran Vientos de Cambio los que corrían para Burdon y para el rock en aquella época. Unos Animales remozados, con John Veider, Vic Brigss, Barry Jenkins y Danny McCulloch junto a Eric Burdon, y unas tremendas influencias de la filosofía y la estética de la Costa Oeste americana a lo largo del disco que incluye temas como Paint In Black, pieza de los Stones que siempre ha sido favorita de Burdon, Hotell Hell, Good Times, o la canción homenaje San Francisco Nights, con el grupo sumergido hasta el cuello en la Psychedelia”. Presentación del disco para la serie Edición Coleccionistas de Polydor en España.
Otra: “En 1967, con el esplendor de Monterrey en Estados Unidos y las nuevas fuentes hippies que emanan de la música, Eric Burdon and The Animal hallan una nueva vía de inspiración”.
Historia de la Música Rock. Orbis.

Canciones: Winds Of Change. Poem In The Sea. Paint In Black. The Black Plague. Yes I Am Experienced. San Francisco Nights. Man-Woman. Hotel Hell. Good Times. Anything. It's All Meat.

Músicos: Eric Burdon (voz), John Weider (guitarra y violín), Vic Brigss (guitarra y piano), Barry Jenkins (batería y percusión) y Danny McCulloh (bajo).

Además: Eric Burdon, instalado en San Francisco en 1967 y en la cercana Monterrey participará ese verano en el mítico festival de rock, dedica su álbum Winds Of Change a Roland Kirk, Dominic Behan, Mick Jagger, Barney Platts Mills, George Harrison, Hilton Valentine, Alan Price, Chas Chandler, a su madre, Kevin Deverage, Zoot Money, Peter Watkins, Collin Welland, Giorgio Gomelesky, Ann Ivil, Eric The Head, Ray Charles, al presidente Johnson, Ho Chi Minh, Miss St. John, “All the lads at West Central -whose kock on my door is expecxted-”, Mr. Bertie Brown, Georgie Fame, Eddie Thornton “And theheavy gang the North Eastern Electricity Board, Foosway, Newcastle-upon-Tyne, Eastern District- whom I sweated and drank with”.

Más portadas: Animalism (1966), The Twain Shall Meet (1968), Every One Of Us (1968) y Love Is (1968).




24 junio 2007

Lo mejor de Los Pekenikes (Hispavox) 1973
Los Pekenikes
Portada: Hispavox


Una opinión: “En 1966 los nuevos Pekenikes publican su primer trabajo de esta nueva etapa, con las canciones Hilo de Seda y Sombras y Rejas, obras de Alfonso Sáinz, líder del conjunto, donde también brillaban otros talentos como Lucas Sainz Amorós, Tony Luz e Ignacio M. Sequeros. Fue una sorpresa. Normalmente las formaciones tenían un límite máximo de cinco miembros, que correspondían a los instrumentos típicos del beat: dos-tres guitarras, batería y ocasionalmente el órgano. Pero, Los Pekenikes, tras una primera fase de quinteto (aportando ya la novedad del saxo de Sainz), enseguida se convirtieron en un septeto, introduciendo una sección de viento con trompetas, trombón y flauta (adelantándose así al movimiento soul)”. Gerardo Irles. ¡Sólo para fans! La música ye-yé y POP española de los años 60. Alianza Editorial 1997.

Otra: “Tal vez la mejor banda hispana instrumental. Su extensa y espasmódica carrera ha transcurrido durante más de 40 años. Superado el año 2000, siguen en activo, deleitando a sus numerosos seguidores con temas clave de la historia de la música popular española: Los cuatro muleros, Hilo de seda, Sombras y rejas, Lady Pepa, Frente a palacio, Arena caliente, Embustero y bailarín, Robin Hood, Felices 20 y Cerca de las estrellas, por citar sólo unos cuantos”. Salvador Domínguez. Bienvenido Mr. Rock…SGAE 2002.

Canciones: Tren transoceánico a Bucaramanga. Embustero y bailarín. Sombras y rejas. Lady Pepa. Robin Hood. Sol de medianoche. Arena caliente. Hilo de seda. Nostalgia. Poderoso señor. Frente a palacio. El tiempo vuela. Cerca de las estrellas.

Músicos: Ignacio Martín Sequeros (bajo y armónica), Tony Luz (guitarra rítmica), Alfonso Sáinz (saxofón y pandereta), Lucas Sáinz (guitarra solista), Jorge Matey (batería), Félix Arribas (batería y percusión), Vicente Gasca (trompeta), Pedro Luis García (trompeta), Antonio Obrador (guitarra) y Antonio Brito (trompeta).

Además: El grupo Pekenikes fue un auténtico vivero de representantes de una larga relación de grupos y solistas de las décadas de los sesenta, setenta, ochenta y noventa. En paralelo a dicha banda surgieron proyectos musicales realizados por miembros de la misma, como Taranto’s (1969), Zapatón (1976) y Bulldog (1984). Algunos “pekenikes” grabaron discos con sus nombres: Lucas (1976), Juan Jiménez (1984) y Chema Rivas (1995).

Más portadas: Los Pekenikes (1966), Los Pekenikes (1967), Alarma (1969), Los Pekenikes (1975), Los nuevo de Los Pekenikes (1978) y Scanner (1984).

22 junio 2007

Dragon Fly (Grunt) 1974Jefferson StarshipPortada: Ilustración de Peter Lloyd


Una opinión: “Dragon Fly nos presenta nuevamente al Starship como grupo y con la colaboración de nuevos intérpretes junto a él. Craig Chaquito, magnífico guitarrista, y Pete Sears al bajo y piano, logran dar al viejo Jefferson nuevo impulso en un aleteante vuelo espacial. De hecho, en lugar de una astronave, el Starship hace pensar más en un Arca de Noé musical que reúne un poco de todo lo que era la grandeza de San Francisco, diría de este disco el crítico Herve Muller, de la revista Rock & Folk”. Página 21 de Rock Comix, Barcelona 1976.

Otra: “Jefferson Airplane planea un tour monstruoso, que promote hundir los USA bajo las aguas. Marty Balin que ya apareció en un tema del Dragon –Caroline- dejó su banda –Bodacius- y parece que se ha unido de nuevo a los Jefferson, a la vista de que Katner ha vuelto a componer himnos más firmes y anímicos, para levantara la gente de nuevo, como en los buenos tiempos”. Jesús Ordovás. El rock ácido de California (Ediciones Júcar) 1975.

Canciones: Ride the Tiger. That’s for Sure.Be Young You. Caroline. Devil’s Den. Come to Life. All Fly Away. Hyperdrive.

Músicos: Grace Slick (piano y voz), Paul Kantner (guitarra rítmica y voz), David Freiberg (bajo, teclados y voz), Craig Chaquico (guitarra), Pete Sears (bajo y teclados), Johnny Barbata (batería y percusión), Papa John Creach (violin) y Marty Balin (voz en Caroline).

Además: Jeffersonn Starship es relevada por la banda Starship, que desde 1985 a 1989 graba los elepés Knee Deep In The Hoopla, No Protection y Love Among The Cannibals (1989), en los que cantaron sucesivamente Grace Slick y Mickey Thomas. Con posteridad, desde 1991, se pondrían a la venta varios discos recopilatorios con los grandes éxitos de este grupo.

Más portadas: Red Octopus (1975), Spitfire (1976), Earth (1978), Gold (1979), Freedom at Point Zero (1979), Modern Times (1981), Winds of Change (1982) y Nuclear Furniture (1984).

21 junio 2007

Bambino (Columbia) 1967
Bambino
Portada: Fotografía de Simón López



Una opinión:En primer lugar, y ante todo, es flamenco. Tal vez no un flamenco demasiado ortodoxo ni puro en su presencia exterior, pero sí en su base. Lo importante es, partiendo de unas normas preestablecidas y fijas, crear con arreglo a los gustos y épocas en que se vive, una forma de expresión que el público puede comprender y admitir. Es decir, modernizar y revisar con nuevas ideas los ya viejos y caducos moldes. Hacerlo llegar a todos. Y así conseguir que el flamenco dejara de ser patrimonio exclusivo de un reducido número de entendidos. El arte es una sucesión de renovaciones formales”. Alfonso Carlos Santiesteban.


Otra:Miguel Vargas Jiménez era mucho más de que lo parece. Mucha gente le mira como un simple rumbero que tenía un bueno y nuevo concepto de la rumba andaluza y la bulería a cuplé. Yo le he escuchado cantar por derecho muchas veces en el bar de su hermano Diego, que tambien cantaba muy bien. Dirían con mucha confianza que uno de Utrera que lleva los apellidos Vargas y Jiménez tendrá que cantar bien por cojones y es verdad. Él, su hermano y su madre conocían bien los cantes de Utrera. La última vez que le vi fue un año antes de su muerte, sentado en frente de su casa al otro lado de la calle de la Barriada El Tinte y era allí donde Diego tuvo su bar 'La Peña de Bambino'. En aquel lugar se podía oír mucho cante bueno, a veces, cuando venía la gente del trabajo en el matadero. Detrás había un patio chiquitito donde tomábamos unos vinitos y allí Miguel me cantaba los cantes de Utrera a media voz. Créanme cuando digo que los dos hermanos podían ser famosos como cantaores por derecho”. Tomás de Utrera.


Canciones: Quiero. Plegaria de un fracaso. Culpable. Y ya. Voy. Tú me acostumbraste. Mi amor es mío. Suplicando a la cruz. Equivocadamente. Cuando nadie te quiera. La pared. Payaso. Mi amor ante todo. Afrontar la realidad.


Músicos: Paco Cepero, Enrique Escudero, El Monchi, Juan Maya, Paquito Antequera y Paco del Gastor (guitarras, palmas y jaleo gitano).


Además: Miguel Vargas Jiménez (Bambino) nació y murió en Utrera Sevilla, 1940-1999. Desde pequeño comenzó a cantar y adquirió el nombre de Bambino de una canción italiana del mismo título que la popularizó al adaptarla al ritmo flamenco. Su cante festero de acuerdo con la rumba y la bulería sirvió como base musical a otras formaciones y cantantes posteriores como Los Chichos, Las Grecas y Los Chunguitos.





Más portadas: Bambino! (1969) y Bambino y su combo flamenco (1971).




20 junio 2007


Frogs For Snakes (Guimbarda) 1981
John Hammond
Portada: Fotografía de Keny Robbins



Una opinión: “Conocer a John Hammond y verle actuar constituyen dos experiencias harto distintas. Cuando no está en el escenario, Hammond muestra una clara timidez y se azara un poco al hablar. Es educado, viste bien –suele llevar traje de color crema y corbata- y acepta cumplidos con humildad. Tiene cuarenta y un años (en 1984) pero aparenta mayor edad que el joven guitarrista de la roto de su primer elepé, grabado hace casi veintidós años.
Pero cuando John Hammond se encuentra en el escenario tocando los blues desaparece toda su timidez y ya no tartamudea. Sentado en un taburete de bar con la pierna izquierda extendida hasta el suelo produce un ritmo marcado e hinóptico. Se le contorsiona el rostro y pone los ojos en blanco al alcanzar de súbito el registro agudo de su armónica. No se limita a tañer su guitarra, la hace echar chispas. Y gime los blues con la intensidad de un poseso”.

Otra: “Otro aspecto de la emancipación del blues aparece en un sector como la banda sonora cinematográfica: la música de la película Little Big Man (Pequeño Gran Hombre) ha sido confiada al joven americano blanco John Hammond, y la de Joe Louis a Stefan Grossman. Estos dos músicos han pertenecido a los movimientos que hemos mencionado, y su participación en estas películas dan una idea de la influencia difusa que tiene ahora el blues en le mundo (1973)”.

Canciones: You Don’ t Love Me. Got To Find My Babe. Step It Up An Go. Fattening Frogs For Snakes. Gypsy Woman. Key To The Highway. My Baby Left Me. Louisiana Blues. Mellow Down Wasy. Your Funeral And My Trial. Mellow Paches. Gone So Long.

Músicos: John Hammond (guitarra, armónica y voz), Kyril Bromley (piano), Sherman Holmes (bajo), Charles Brown (saxo), Charles Otis (batería) y “Washboard Chaz” Leary (“tabla de fregar”).

Además: Grabado en Skyline Studios, New York City. Ingeniero: Paul Wickliffe, asistido por A.T. Michael MacDonald y Stephen Goldman. Mel Green diseñó la portada del elepé.

Más portadas: John Hammond (1962), Big City Blues (1964), I Can’t Tell (1967), Source Point (1970), Little Big Man Original Soundtrack (1971), Can’t Beat The Kid (1975), Footwork (1978), Hot Tracks (1979), Mileage (1980) y Nobody But You (1988).

Deltoya (P&C DRO SA). 1992ExtremoduroPortada: Chuty

Una opinión: “A principios de 1992 supimos en Discos DRO que el grupo andaba inquieto, buscando compañía y preparando su siguiente grabación, así que rápidamente les ofrecíamos ambas cosas, en las mejores condiciones posibles, hasta alumbrar este tercer LP, Deltoya, para colmo de lujo, doble y con unos Extremoduro en la plenitud de sus fuerzas y confianza en sí mismos.
Extremoduro son un grupo atípico, con una música atípica, pero que en solo tres años y con tres discos en el mercado están consiguiendo demostrar que se puede hacer rock y vivir de ello sin plegarse a los caprichos de la industria y las modas”.

Otra: “El rock transgresivo es eficaz en el tratamiento de enfermedades que cursen con síntomas tales como ansiedad, angustia, obsesiones, compulsiones, fobias e hipocondrías. Está igualmente indicado en el tratamiento de las relacione emocionales exageradas que surgen en situaciones conflictivas y de estress.
Asimismo se recomienda en estados en los que existe dificultad de contacto interpersonal y de comunicación: trastornos de la conducta, agresividad excesiva, inadaptaciones escolares, paranoia galopante, etc.”

Canciones: Disco 1. Cara A. Sol de invierno. De acero. Última generación. Cara B. Lucha contigo. Con un latido de reloj. Bulerías de la sangre caliente. Disco 2. Cara C. Deltoya. Relación convencional. Volando solo. Cara D. Ama, ama, ama y ensancha el alma. Papel secante. Estado policial.

Músicos: Roberto Iniesta (voz y guitarras), Salo (guitarras), Carlos “el sucio” (bajo) y Luis “Von Fanta” (batería). Salvador (guitarra solista en De acero y Relación convencional). Rafa Kas (guitarra solista, teclados y voces en Lucha contigo). Ariel Rot (guitarra solista en Volando solo). María y Belén (voces en Sol de invierno, Con un latido de reloj, Ama, ama, ama y ensancha el alma y Papel secante). Luisma (voz en Papel secante).

Además: Canciones de Roberto Iniesta. Arreglos de Extromoduro. Grabado y mezclado en los Estudios Box de Madrid. Ténico de sonido, Sergio Marcos. Contraportada de Azagra+Revuelta.

Más portadas: Rock transgresivo (1989-editado en 1994), Somos unos animales (1991) y ¿Dónde están mis amigos? (1993).
 

11 junio 2007

Uncle Charlie & His Dog Teddy (BGO Records). Nitty Gritty Dirt Band es uno de los grupos pioneros en promover la fusión de los sonidos campestres norteamericanos con el rock. Fruto de esta labor es este álbum grabado en 1970 por el entonces quinteto de jóvenes músicos con residencia en California, quienes no dudan en mezclar los instrumentos eléctricos con otros más tradicionales (violín, mandolina, banjo, acordeón y armónica). El country rock, el folk, pop, blues, bluegrass e incluso el flamenco están presente en el amplio repertorio del álbum, donde se incluyen composiciones de Michael Nesmith, ex-Monkee, Kenny Loggins, Jerry Jeff Walker, Randy Newman Earl Scruggs y Norman Petty, entre otros autores. Del tercero se recogió la inolvidable y popular Mr. Bojangles, una pieza que adquiere nuevas sonoridades al ser interpretada por The Nitty Gritty, cuyos miembros también trataron de realzar las raíces de la música de Estados Unidos con alguna composición tradicional como la titulada Jessie James. La carpeta del disco fue diseñada por Dean O. Torrence/Kittyhawk Graphis, y en la portada ofrece una fotografía de William E. McEuen.

Canciones: Some of Shelly’s Blues. Prodigal’s Return. The Cure. Travelin’ Mood. Chicken Reel. Yukon Railroad. Livin’ Without You. Clinch Mountain Backstep. Rave On. West. Billy in the Low Ground. Jessie James. Uncle Charlie Interview. Mr. Bojangles. Opus 36. Santa Rosa. Propinquity. Uncle Charlie. Randy Lynn Rag. House at Pooh Corner. Swanee River. Uncle Charlie Interview #2/Spanish Fandango.

Músicos: Les Thompson (bajo, guitarra, mandolina y voz), Jimmie Fadden (guitarra acústica, guitarra eléctrica, armónica, bajo y voz), Jeff Hanna (guitarra acústica, guitarra eléctrica, washboard, batería, percusión y voz), Jim Ibbotson (guitarra acústica, guitarra eléctrica, piano eléctrico, batería, conga, acordeón y voz) y Jhon McEuen (banjo, mandolina, guitarra acústica y acordeón). Colaboradores: Bill Cunninghan, Maurice Manseau, Jim Gordon, Mike Ruvini, John London, Byron Berline y Russ Kunkel.


Otras portadas: Nitty Gritty Dirt Band (1967), Ricochet (1967), Pure Dirt (1968), Rare Junk (1968), Alive (1969), Will The Circle Be Unbroken 1 (1972), Stara & Stripes Forever (1974), Shymphonion Dream (1975), Let’s Go (1982), Twenty Years Of Dirt (1986), Hold On (1987), Will The Circle Be Unbroken (1989) y More Great Dirt (1989).

08 junio 2007

From The Heart Of A Woman/The Earthshaker (Compañía Fonográfica Española). Koko Taylor, nacida Cora Bolton en el año 1938 en Memphis, es una de las voces femeninas más importantes del blues actual, que comenzó desde muy joven a cantar y a escuchar a músicos como B.B. King, Sonny Boy Williamson, Howlin’ Wolf y Elmore James, quienes han influido notoriamente en su estilo, más incluso que las blueswomen Bessie Smith y Memphis Minnie. Tras sus comienzos a principios de los años 50 en Chicago, en concreto en las salas del South y el West Side, y después de un tiempo de trabajar duramente para conseguir reputación en un estilo dominado por los hombres, Koko llegó lejos y a vender más de un millón de discos del clásico Wang Dang Doodle, grabado en la factoría discográfica Chess, en tiempos del carismático músico y productor Willie Dixon. En los años 1978 y 1981 se registraban respectivamente los elepés The Earthshaker y From The Heart Of A Woman, publicados en España como disco doble en 1982. La potente voz y el sentimiento de Koko Taylor son dos de las características más apreciables de la cantante, que no duda en adentrarse en otros estilos cercanos al blues, como el soul y el jazz, pero sin perder la fuerza que impone esta mujer cuando interpreta piezas como I’d Rather Go Blind o Let The Good Times Roll, características que le han permitido el reconocimiento de un público diverso en diferentes continentes y sobresalientes galardones de la música popular (W.C. Handy y Grammy). Portada del disco diseñada por Ross & Harvey con fotografía de Michael Weinstein.


Disco 1
Cara A
1. Somethig Strange Is Going On
2. I’ d Rather Go Blind
3. Keep Your Hands Off Him
4. Thanks, But No Thanks
5. If You Got A Hearttache

Cara B
1. Never Trust A Moon
2. Sure Had A Wonderful Time Last Night
3. Blow Top Blues
4. If Walls Could Talk
5. It Took A Long Time

Disco 2
Cara C
1. Let The Good Times Roll
2. Spoonful
3. Walking The Back Streets
4. Cut You Loose
5. Hey, bartender

Cara D
1. I’m A Woman
2. You Can Have My Husband (But Please Don’ t Mess With My Again
3. Please Don’ t Dog Me
4. Wang Dang Doodle


Las caras A y B fueron grabadas y mezcladas en los estudios Streetville de Chicago. (Título original: From the heart of a woman. Ingeniero de grabación: Fred Breitberg. Ayudante de grabación: Eddie B. Flick. Producido por Koko Taylor y Bruce Iglauer. Las caras C y D fueron grabadas y mezcladas en los estudios Mantra de Chicago (Título original: The earthshakers). Ingeniero de grabación: Fred Breitberg. Ayudante de grabación: Eddie B. Flick. Producido por Koko Taylor, Bruce Iglauer y Richard McLeese.

Músicos: Disco 1. Koko Taylor (voz), Criss Jonson (guitarra), Sammy Lawhorn (guitarra), Bill Heid (teclados), Cornelius Boyson (bajo), Vince Chappelle (batería), Billy Branch (armónica en A4 y B1), Enmet Sanders (guitarra solista en A4) y A.C. Reed (saxo tenor en A3). Disco 2. Koko Taylor (voz), Johnny B. Moore (guitarra), Sammy Lawhorn (guitarra), Pinetop Perkins (teclados), Mervin Hinds (armónica), Ab Locke (saxo), Cornelius Boyson (bajo) y Vince Chapelle (batería).

Otras portadas: Koko Taylor (1969), Basic Soul (1972), South Side Lady (1973), I Got What I Take (1975), Queen Of The Blues (1975) y Live From Chicago (1987).






















The Original Jerry Lee Lewis (Charly Records). Recopilatorio del roquero Jerry Lee que recoge canciones interpretadas por este pianista, cantante y compositor de Louisiana durante el periodo comprendido entre 1956 y 1961. Publicado en el año 1978, estos grandes éxitos de Lee Lewis ofrece canciones de su etapa en la casa discográfica Sun Records. Diseño de la portada realizado por Bernard Higton.

Canciones: Crazy Arms. End Of The Road. It' Ill Be Me. Whole Lotta Shakin' Going On. You Win Again. Great Balls Of Fire. Down The Line. Breathless. High School Confidential. Fools Like Me. Breakup. I'll Make It All Up To You. Lovin' Up A Storm. Big Blon' Baby. Livin' Lovin' Wreck What'd I Say.

Músicos: Jerry Lee Lewis (piano y voz), James Van Eaton (batería), Roland Janes (guitarra), Marcus Van Story (bajo), Billy Riley (bajo), Otis Jett (batería), Kelton Herston (guitarra), Hank Garland (guitarra), Bob Moore (bajo), Buddy Harman (batería).

Otras portadas: Jerry Lee Lewis (1957), Country Songs For City Folks (1965), The Return Of Rocks (1965), Another Place Another Time (1969), She Still Comes Around (1969), Ole Tym Country Music (1970), She Even Woke Me Up To Say Goodbye (1970), Roots (1971), The Killer Rocks On (1972), I-40 Country (1973), Southern Rock (1974), Boogie Woogie Country Man (1975) y When Two Worlds Collide (1980)







The Georgia Peach (Charly Records). Grandes éxitos de Little Richards, una de las figuras fundamentales del rock and roll en estado puro. Editado en 1981, este elepé contiene 12 canciones imprescindibles del cantante, pianista y compositor conocido por el apodo de Georgia Peach, y figura influyente sobre diferentes generaciones de músicos de pop, rock, soul, r&blues y otros estilos populares.

Canciones: Tutti Frutti. Lucille. Rip It Up. Send Me Some Lovin'. You Better Stop. Witout Love. I Don' t Know What You Got. She' s Go It. Long Tall Sally. Jenny Jenny. Dancin' All Around The World. Keep A Knockin'.

Músicos: Little Richard (voz y piano), Lee Allen (saxo tenor), Alvin “Red” Tyler (saxo baritone), Frank Fields (bajo), Earl Palmer (batería), Edgar Blanchard (guitarra), Justin Adams (guitarra), Huey Smith (piano), Renald Richard (trompeta), Clarence Ford (saxos tenor y baritone), Joe Tillman (saxo tenor), William “Frosty” Pyles (guitarra), Lloyd Lambert (bajo), Oscar Moore (batería), Roy Montrell (guitarra), Wilbert Smith (saxo tenor), Grady Gaines (saxo tenor), Clifford Burks (saxo tenor), Jewell Grant (saxo baritono), Nathaniel Douglas (guitarra), Olsie Richard Robinson (bajo) y Charles Connor (batería).

Otras portadas: Here's Little Richard (1957), Little Richard (1958), The Fabulous Little Richard (1959), Clap Your Hands (1960), Little Richard Sing Freedom Songs (1963), The Expñosve Little Richard (1967), Cast A Long Shadow (1971), The Second Coming (1972), Dollards, Dollards And More Dollards (1975), Now (1977) y Liftime Friend (1986).



07 junio 2007

Acción Galega (Emi-Odeón). Xerardo Moscoso, médico y cineasta, es uno de los miembros fundadores de Voces Ceibes, colectivo de la nueva canción gallega que comenzó su periplo artístico durante la segunda mitad de los años sesenta en la Universidad de Santiago de Compostela. Casi una década después de dos epés encabezados respectivamente por las piezas Requiem II y Acouga, en 1977 se ponía a la venta el elepé Acción Galega, donde la voz y la música se inspiran en textos de autores gallegos, entre ellos algunos clásicos como Ramón Cabanillas, Celso Emilio Ferreiro y García Bodaño. Moscoso canta a la identidad gallega en unos tiempos todavía no normalizados para las libertades individuales y colectivas, también se duele de los emigrantes y pone voz a los campesinos gallegos. En una línea cercana a la canción francesa y la canción de autor más comprometida destacan Laio do vello emigrante, Co pan de cada día, Porta pechada, Meniño labrego y Sobredo.

Canciones: Acción Galega. Pola longa lonxanía. Galicia. O dedo na chaga. Laio do vello emigrante. Co pan de cada día. Estaciónde Xinebra. Porta pechada. Leva os aforros pro banco. Meniño labrego. Sobredo.

Músicos: Xerardo Moscoso (voz). Jesús de Diego (arreglos y dirección musical).

Otras portadas: 7 anos de canción galega (1979).

Álbum de oro (Zafiro). El conjunto Los Brincos está considerado una de los grupos pioneros del pop español que comenzaron su andadura musical en la primera mitad de los sesenta. Procedentes del ámbito del rock and roll, muchos jóvenes españoles decidieron apuntarse a otros ritmos como los procedentes de las Islas Británicas. En esta línea se movían los componentes de Los Brincos, cuarteto afincado en Madrid, que enseguida supo captar la atención de miles de seguidores de ambos sexos y colocar sus canciones en las listas de éxitos de algunos países extranjeros. Sonido limpio de guitarras, armonías vocales por encima de la media y mucho acierto a la hora de componer, fueron algunas de las características de este grupo que desde finales de 1964 hasta 1967 tuvo repercusión mediática en España. Rock and roll, beat, r&blues, folk rock y psicodelia son algunas de las fuentes en que bebieron Los Brincos, pero también comercialmente hablando se adelantaron al flamenco pop (Flamenco) e incluso se atrevieron a cantar en inglés e italiano, así como a hacer alguna incursión en los ritmos brasileños (¡Oh mama!). En 1981, más de una década de la disolución del grupo, se puso a la venta este disco doble en el que se encuentran grandes canciones de Los Brincos: A mí con esas, Tú me dijiste adiós, Nadie te quiera ya, Pareces gitana, Mejor, Un sorbito de champagne, Lola o El pasaporte. Diseño de la carpeta del disco, José Flores e ilustración F. Fernández en la portada.

Canciones: Flamenco. I Try To Find. Es como un sueño. Dance the pulga. A mí con esas. Giulietta. Érase una vez. El segundo amor. Borracho. Tú me dijiste adiós. Nadie te quiere ya. Pareces gitana. Sola. Amiga mía. Walking alone. Rápidamente. Mejor. ¡Oh mamá!. Hey. Piccole Cose. Tú en mí. By bye chiquilla. Renacerá. Lo que yo quiero. Borracho. Tú me dijiste adiós. Nadie te quiere ya. Pareces gitana. Sola. Amiga mía. Walking alone. Rápidamente. Un sorbito de champagne. Lola. El pasaporte. Yo. Cry. So good to dance. Nunca cambiarás. Soy como quiero.

Músicos: Primera etapa. Fernando Arbex (batería y voz), Juan Pardo (guitarra y voz), Junior (guitarra y voz) y Manolo González (bajo y coros). Segunda etapa. Fernando Arbex (cantante y batería), Ricky Morales (guitarra solista), Vicente Martínez (guitarra de ritmo) y Manolo González (bajo). Tercera etapa. Fernando Arbez (batería y voz), Ricky Morales (guitarra solista), Miguel Morales (guitarra), Manolo González (bajo) y Óscar Lasprilla (guitarra y teclados).

Otras portadas: Los Brincos (1964), Los Brincos II (1966), Contrabando (1968) y Mundo, demonio y carne (1970).

06 junio 2007

Wrap Around Joy (Epic). La compositora, pianista y cantante norteamericana Carole King realizaba una nueva entrega en 1974 en la que se apreciaban influencias del jazz, gospel , r&blues y pop. Con este elepé, Carole King mantenía la regularidad que caracterizaba a sus discos en relación con la calidad de sus atractivas canciones, de las cuales siempre había algunas que lograban subir a los primeros puestos de las listas de éxitos de Estados Unidos. El disco se abre con una composición alegre y popera, Nightingale, en la que colaboran a las voces las hijas de King, Louise y Sherry Goffin. Sin embargo será Jazzman la pieza con mayor trascendencia a nivel comercial, pues ocupará el puesto número 2 de la clasificación de canciones. No obstante, el elepé incluye asimismo composiciones interesantes como Change In Mind, You Go Your Way, We Are All In This Togheter, Wrap Around Joy o The Best Is Yet To Come, que confirman la aplicación y el acierto de Carole King a la hora de componer, características que se mantienen cuando tiene que interpretar el repertorio elegido. El diseño e ilustración de la carpeta del disco son de John Casado con fotografía de Richard Fegley.

Canciones: Nightingale.Change In Mind, Change Of Heart. Jazzman.You Go Your Way, I’ll Go Mine.You’re Something New.We Are All In This Together.Wrap Around Joy.You Gentle Me. My Lovin’ Eyes.Sweet Adonis. A Night This Side Of Dying.The Best Is Yet To Come.

Músicos: Carole King (teclados y voz), Charles Larkey (bajo), Danny Kortchmar (guitarra), Dean Parks (guitarra), George, Bohanon, Fred Jackson Jr., Mike Atschul, Cuck Findley, Gene Goe, Dick “Slyde” Hyde y Ernie Watts (metales), Tom Scott (solo de saxofón en Jazzman), Jim Horn (solo de saxoón en Wrap Around Joy), Abigale Hanes (voz adicional), Louise Goffin y Sherry Goffin (coros en Nightingale) y The Eddie Kendricks Singers (coro en We Are All This Together) yThe David Campbell String Section.

Otras portadas: Now That Everything’s Been Said (1968), Tapestry (1971), Music (1971), Fantasy (1973), Really Rosie (1975), Thoroughbred (1976), Simple Things (1977), Wellcome Home (1978), Her Greatest Hits (1978), One To One (1982) y City Streets (1988).

04 junio 2007

In-A-Gadda-Da-Vida (Atlantic). Segundo disco grande de Iron Butterfly, cuarteto de San Diego, grabado en la primavera de 1968, y que se convirtió en uno de los elepés más vendidos del rock de la segunda mitad de la década de los sesenta en parte por la composición de 17 minutos que da título a la grabación, la cual se convirtió en todo un hit de las discotecas a pesar de su sonido entre psicodélico y heavy. In-A-Gadda-Da-Vida marcó al grupo de tal manera que las otras piezas de su segundo, en total cinco en la cara A, quedaron en un segundo plano a pesar de los indudables valores de algunas de ellas como Most Anything You Want, My Mirage o Are You Happy?, en las que se nota el liderazgo del teclista Doug Ingle, cuyo órgano tiene un destacado protagonismo hasta el punto de convertirse en una de las señas de identidad del segundo disco del cuarteto. Aunque hay se señalar también la labor de los otros músicos, guitarrista, bajista y percusionista, quienes contribuyeron a difundir y darle un tono más comercial a la psicodelia . La carátula del disco incluye una actuación de la banda fotografiada por Stephen Paley.

Canciones: Most Anything You Want. Flowers And Vedas. My Mirage. Termination. Are You Happy?. In-A-Gadda-Da-Vida.

Músicos: Erik Brann (guitarra), Lee Dorman (bajo y voz), Doug Ingle (teclados y voz) y Ron Bushy (batería).

Otras portadas: Heavy (1968), Ball (1969), Live (1969), Metamorphosis (1970), Scorching Beauty (1974) y Sun & Steel (1975).

03 junio 2007




Bluesmen III (Guimbarda). Disco recopilatorio del blues de Estados Unidos hecho por cantantes e instrumentistas representativos del periodo de 1920-1950, la mejor etapa del citado estilo de la música negramericana cuando desde el sur de Estados Unidos se expandió por toda la nación. Editado en 1979.

Cara A
1. Blind Willie Johnson. Dark was the night, cold was the ground.
2. Eugene “Son” House. New pony blues.
3. Furry Lewis. Pearlee blues.
4. Jazz Gillum. Key to the highway.
5. Big Bill Broonzy. Guitar shuffle.
6. Brownie McGhee. Sportin’ life blues.


Cara B
1. Memphis Slim. Boogie Woogie piano styles.
2. Little Brother Montgomery. Lonesome mama.
3. Sticks McGhee. Drink of wine mop mop.
4. J.D. Short. So much wine.
5. James “Son” Thomas. Beefsteak blues.
6. Fred McDowell. Mojo hand.



The Great Blues Man (Vanguard). Grabaciones para el mítico sello discográfico de Estados Unidos que fueron recogidas por el productor John H. Hammond (1910-1987) a partir de 1938 y hasta 1965. Blues acústico y blues eléctrico interpretados cantantes y músicos clásicos de este estilo. Editado en 1986.


Disco 1
Cara A
1. Homesick James. Set a Date.
2. John Lee Hooker. Dusty road.
3. Sleepy John Stes. Corinna.
4. Muddy Waters. Nineteen years old.
4. Jesse Fuller. San Francisco Bay Blues.
5. Mance Lipscomb. Blues in G.
6. Rev. Gary Davis. If I ha my way.


Cara B
1. Mississippi John Hurt. Moanin’ the blues.
2. Junior Wells. Stormy Monday Blues.
3. Johnny Shines. Dynaflow blues.
4. Son House. Empire State Blues.
5. Sonny Terry. Mountain blues.
6. Joe Turner & Pete Johnson. It’s all right, baby.


Disco 2
Cara A
1. Brownie MgGhee & Sonny Terry. Key to the highway.
2. Otis Spann. Burning fire.
3. Lightning Hopkins. Cotton field blues.
4. Big Bill Broonzy. Louise, Louise blues.
5. Johnny Young. Tighten up on it.
6. James Cotton. Ain’t nobody’s bussiness.


Cara B
1. Jimmy Rushing. How long blues.
2. Skip James. Cypress grove blues.
3. J.B. Hutto. Please help.
4. Fred McDowell. Fred' s Rambling Blues.
5. Ida Cox. Four day creep.
6. Robert Pete Williams. On my way from Texas.
7. Otis Rush. It's a mean old world.


Otras portadas: The Best Of The Blues (1973), Bluesmen 1 (1978), El genuino sabor americano. 2 blues (1979) y New Yor Blues vol. 1 (1989).